Todas las publicaciones (2782)

Ordenar por

SASHA WALTZ - KÖRPER

DOLORES MAYAN

KORPER.jpg
FESTIVAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA - MADRID


TEATROS DEL CANAL26, 27 y 28 de mayo
a las 20 horas


El estar dispuesta al riesgo, como el experimentar, es mi libertad

SASHA WALTZ


Uno de los espectáculos más esperados del Festival de Otoño en primavera llega de la mano de la gran coreógrafa berlinesa Sasha Waltz, que se presenta por primera vez en Madrid con una de las obras clave de su repertorio, Körper. La mítica pieza es una investigación sobre el cuerpo humano, el movimiento y su esencia material. En el año 2000, la brillante heredera de Pina Bausch y su danza-teatro fue nombrada codirectora del Shaubühne am Lehniner Platz de Berlín, el gran templo del teatro alemán. Körper fue la pieza con la que inauguró esta etapa y es, posiblemente, la obra más emblemática y elogiada de su carrera.

¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo está construido? Waltz orquesta una coreografía para trece bailarines en la que la anatomía humana se sitúa en paralelo a distintas estructuras arquitectónicas. Con un lenguaje coreográfico único, a la vez que exigente, narrativo, fronterizo y simbólico, Körper ahonda sobre conceptos como la moralidad, la inmortalidad y la reproducción en la era de la manipulación genética. La pieza presenta cuerpos en situaciones cotidianas, muestra su forma, su ritmo, su desnudez. Los mide, los pesa, cuenta cabellos, extrae líquidos, intuye órganos. Dispone del espacio con espectaculares mosaicos e inquietantes pinturas, que son acompañadas por la banda musical de Hans Peter Kuhn.

Tras el paso de Körper por Inglaterra, The Guardian resaltaba: "Sólo una maga como Waltz podría agrupar y diseccionar ideas con tanta habilidad. Si tienes la suerte de presenciar Körper, al finalizar la obra habrás de pellizcarte para ser consciente que aún estás allí". 


.madrid


Leer más…
Se encuentra abierta la inscripción para el Concurso 2010- Subsidios Area Artes Escénicas de la Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario. Este Concurso se ha instituido de la siguiente manera: Subsidios para Teatro; Subsidios para Teatro Circuito Alternativo y Subsidios para Artes Escénicas (Danza y Artes Urbanas). Las bases y condiciones están a disposición en la recepción de la Secretaría de Cultura y Educación (Avda. Aristóbulo del Valle 2734 de 9 a 16 hs), o en la pag. web: www.rosario.gov.ar

Informes: Artes Escénicas- tel: 4804511 int. 166 / artesescenicas@rosario.gov.ar

DANZA Y ARTES URBANAS 2010.doc
Leer más…

BIENAL dança 2011

A Bienal SESC de Dança começa a receber as propostas de trabalhos inéditos e não-inéditos, para sua 7ª edição, que acontecerá de 1º a 08 de setembro.

Os interessados em participar poderão enviar suas propostas de 1º de abril a 10 de maio de 2011.

Mais informações, acesse o link!!!

http://www.sescsp.org.br/sesc/formularios/bienalDanca/index.cfm

 

 

Leer más…
scroll down for English

XII Festival VideoDanzaBA
4 al 12 de septiembre de 2010
CIERRE de las Convocatorias: 15 de junio de 2010


El Festival Internacional VideoDanzaBA abre su convocatoria de preselección de videos y fotografías para su duodécima edición, a realizarse del 4 al 12 de septiembre de 2010.

| Convocatoria de videodanzas y documentales sobre danza
CIERRE: 15 DE JUNIO DE 2010
Las obras deberán registrarse online en www.movimiento.org/profile/VideoDanzaBA
Deben entregarse personalmente o por correo postal hasta el 15 de junio de 2010 a:
FESTIVAL INTERNACIONAL VIDEODANZABA
CENTRO DE INVESTIGACION CINEMATOGRAFICA
Benjamín Matienzo 2571 (C1426 DAU)
Buenos Aires – Argentina

| Convocatoria FOTO VDBA | Tema: CUERPO-IMAGEN
CIERRE: 15 DE JUNIO DE 2010
El festival internacional VideoDanzaBA intenta ampliar horizontes ofreciendo a los artistas oportunidades de investigación y difusión en el campo del cuerpo en movimiento y los lenguajes audiovisuales en sentido amplio, al tiempo que ofrecemos al público y la comunidad artística en general experiencias de diversos formatos en dicho campo, como instalaciones, performances, espectáculos multimedia, proyecciones de video. En esta oportunidad sumamos por segunda vez una exposición fotográfica, con convocatoria abierta.
La convocatoria no es competitiva sino selectiva. Se seleccionarán 10 a 15 fotografías en total, las cuales se expondrán en la Fotogalería del Teatro 25 de mayo, en el marco del XII festival internacional VideoDanzaBA, del 4 al 12 de septiembre de 2010.
Las obras deberán registrarse online en www.movimiento.org/profile/VideoDanzaBA
Deben entregarse personalmente o por correo postal hasta el 15 de junio de 2010 a:
FESTIVAL INTERNACIONAL VIDEODANZABA
CENTRO DE INVESTIGACION CINEMATOGRAFICA
Benjamín Matienzo 2571 (C1426 DAU)
Buenos Aires – Argentina.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XII Festival VideoDanzaBA 2010

September 4 to 12, 2010
DEADLINE: June 15, 2010

| Call for entries 2010
DEADLINE: JUNE 15, 2010
The International Festival VideoDanzaBA opens its call for selection for its twelfth Edition, to be held from September 4th to 12th, 2010.

The call opens in two categories:
• Video-dance as an art form
• Documentaries on dance

For entry form and regulations, please visit www.movimiento.org/profile/VideoDanzaBA

Pieces must be sent by regular mail up to June 15th, 2010 to:
FESTIVAL INTERNACIONAL VIDEODANZABA
CENTRO DE INVESTIGACION CINEMATOGRAFICA
Benjamín Matienzo 2571 (C1426 DAU)
Buenos Aires – Argentina

--
Carolina Carvajal L.
Coordinación
Festival VideoDanzaBA
www.VideoDanzaBA.com.ar
www.movimiento.org/profile/VideoDanzaBA
Leer más…

CARTA AGRADECIMIENTO RED DANZA SOLIDARIA

Junto con saludarles, nos dirigimos a cada uno de ustedes, para agradecer la motivación ,colaboración y participación en la realización del primer evento “Todos con la danza “ efectuado el 9 de abril en el Centro profesional de creación coreográfica. Sin duda, la buena convocatoria, la difusión de nuestro arte, la unión y la entrega del trabajo de profesores, bailarines , artistas y compañías de diversos estilos de la danza, para ir en apoyo de nuestros compañeros de gremio afectados por el terremoto, merece reconocimiento y valoración con respecto a la reafirmación de lazos que expresan nuestro sentido de comunidad , en momentos donde sabemos que hay personas que necesitan sentir nuestra energía y apoyo.

Así también queremos manifestar nuestra gratitud por las voluntades que se unieron en forma desinteresada para conformar la red solidaria de danza , y que a pulso asumieron el compromiso de la asociatividad para lograr producir este evento , en especial al equipo de producción, a los colaboradores que desarrollaron los roles de: animación, técnicos de sonido, luz y tramoya. Tareas indispensables para lograr este primer encuentro.

Sabemos que hay mucho por mejorar en lo que respecta a la producción y organización interna, sin embargo la alta convocatoria de público durante todo el día, el espíritu de camaradería vivido durante ese día , es el primer paso para seguir adelante con estas iniciativas.

En general logramos una buena respuesta de la comunidad cercana a la danza, en las 7 clases realizadas durante el día ( Graham, Contemporáneo, Hip-hop- Afro- Yoga- Moderno), asistieron aproximadamente 60 personas durante el día. A si mismo la presencia de público durante las dos funciones en la noche , logro la concurrencia de aproximadamente 200 personas.

El dinero recolectado durante todo el evento , incluyendo clases, función de danza ,venta libro de Eukinética y venta de la cafetería , sumo $ 379.000 . Suma que será destinada de acuerdo a las necesidades prioritarias de Marcela Benavides – Curico y Juana Toro – Concepción.

Estamos concientes que aún no es mucho dinero, para todo el esfuerzo y trabajo de tantas personas que generosamente se hicieron parte de este evento , sin embargo para esta actividad lo que tenemos que valorar sobre todos, es que fuimos capaces de organizarnos, unirnos, movilizarnos y aportar cada uno desde su oficio y arte. .

Reconocemos que esta experiencia, nos permite reconocer nuestras fortalezas iniciales, aceptar constructivamente críticas y sugerencias , de manera de seguir avanzando en futuras actividades, para logra el apoyo directo de las personas de la danza afectadas por este gran remezón de la tierra.

Por este motivo la red solidaria de danza necesita gestores y colaboradores que asuman, renueven y se comprometan a conformar equipos y realizar tareas especificas de acuerdo a las necesidades emanadas de próximas actividades.

Por último les contamos que en estos momentos hay tres funciones que se organizaran , y necesitaremos apoyo en la producción y difusión:

22 de Mayo Centro Profesional de Creación Coreográfico

Junio Caja de Compensación Los Andes (lugar por confirmar)

Julio ( Lugar por conseguir)

La red, llamará a reunión para conformar equipos específicos para cada uno de estos eventos, y esperamos renovación de personas, voluntades y energías.

Se despiden fraternalmente.

Red Solidaria de Danza Chile.

Abril-2010

Leer más…
Comentarios: 1

Convocatoria cerrada. En este momento estamos analizando la propuestas, en unas semanas comunicaremos aca mismo el resultado. Gracias desde ya,

 

Grupo de Gestión RSD

 

::

 

A convocatória está encerrada. Estamos analisando as propostas e em algumas semanas comunicaremos, aqui mesmo, o resultado. Agradecemos desde já,


Grupo de Gestão RSD

Leer más…

Intensivo de butoh y Gimnasia Noguchi por Imre Thormann

Intensivo de Butoh- Noguchi Taiso por Imre Thormann Días 6 y 7 junio total 12h “Los materiales que constituyen nuestro cuerpo son indudablemente de esta Tierra y han participado y experimentado el proceso de creación de esta Tierra. Por lo tanto, nuestro cuerpo, viviendo aquí y ahora, contiene en sí mismo toda la historia de la Tierra.” Michizou Noguchi “Este curso es tanto para profesionales de la danza y el teatro como para amateurs de todas las edades. Mi trabajo se basa en un entrenamiento de siete años en Tokio con Kazuo Ohno y Michizou Noguchi (fundador de la forma japonesa de trabajo corporal conocida como Nogochi Taiso,), en mi formación en la Técnica Alexander, y en mi experiencia como bailarín que vive la danza”. Información sobre el artista Imre Thormann 1966, Berna. Estudia diversas artes marciales como aikido, kung-fu, taekwondo y taichi. Tras formarse en la Técnica Alexander en 1990, hace de Tokio su lugar de residencia durante los siguientes 13 años. Allí recibe clases del cofundador del butoh Kazuo Ohno, y de. Michizou Noguchi Desde 1993 ha presentado varios solos de butoh en Japón, Europa y en festivales de butoh. En el 2001 inicia, junto a Shigeo Makabe, el Japan Now Festival en Berna (Suiza) y en Gdansk (Polonia). En el 2002 abre su propia escuela de butoh, Bodygarage, en Tokio. Actualmente reside, baila y enseña en Berlín. www.bodytaster.com “The materials our bodies are made of are undoubtedly of this Earth, and have taken part and experienced the process of creation of this Earth. So, our body, living here and now, contains the whole history of Earth.” Michizou Noguchi “This course is both for dance and theatre professionals and for amateurs of all ages. My work is based on seven years’ training in Tokyo with Kazuo Ohno and Michizou Noguchi (founder of the Japanese form of corporal work known as Nogochi Taiso), on my training in Alexander Technique and on my experience as a dancer who lives dance.” Artist information Imre Thormann 1966, Berne. He studied various martial arts, such as aikido, kung-fu, taekwondo and taichi. After training in Alexander Technique, he lived in Tokyo for the next 13 years. It was there he took classes from the co-founder of butoh, Kazuo Ohno, and from Michizou Noguchi. Since 1993 he has presented several butoh solos in Japan, Europe and in butoh festivals. In 2001 he started the Japan Now Festival in Berne (Switzerland) and Gdansk (Poland) with Shigeo Makabe. He opened Bodygarage, his own butoh school in Tokyo in 2002. He currently lives, dances and teaches in Berlin. www.bodytaster.com Precio:130 € Horario: 11:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 19:00 Inscripción: cursos@barcelonaenbutoh.com, cuerpotransitorio@hotmail.com Info: 93 4239854/646575742 Organiza: Barcelona en Butoh festival 2009
Leer más…

Natya Shastra – Fragmento “Mudrá, gestos de poder”

12249240454?profile=original

“No hay pensamiento, afirma Brahma,

ni conocimiento, ni arte, ni obra,

ni sabiduría, ni valor,

ni principio de Yoga

que no pueda encontrarse en ésta arte superior.”

 

“La danza en India es tan antigua como el propio Yoga, habiéndose hallado estatuillas de danzarines y danzarinas en excavaciones arqueológicas de la cultura del Valle del Indo con más de 5000 años de antigüedad.

Para los hindúes, la danza no es una creación humana, ni producto de una cultura: es el fruto de una revelación de origen divino.

Antiquísimos mitos cuentan que el propio Brahma, el creador, habría compuesto a pedido de los dioses los tratados originales – considerados escrituras sagradas- sobre danza, teatro y mímica.

12249239700?profile=original

“Así sea”, dijo Brahma (…) y recurrió al Yoga para recordar los cuatro Vedas. Entonces decidió: “Haré un Quinto Veda, que será llamado Natya (teatro); en él, todos los temas de la mitología y de la tradición épica estarán combinados. Éste Veda llevará a la rectitud y a la justicia (dharma), a la prosperidad y a la plenitud (artha). Traerá celebridad, transmitirá conocimiento, estará regulado por una serie de aforismos, mostrará al mundo futuro cualquier posible acción, contendrá el significado de todo el conocimiento sagrado, traerá a la vida cada faceta de las artes y las hará prosperar.”

Entonces, concentrando en su mente toda la sabiduría, el venerable Brahama compuso el Natya Veda, escogiendo a voluntad alguno de los aspectos de los cuatro Vedas.

Del Rig Veda tomó el habla, del Sama Veda, la melodía, del Yajur Veda, la mímica y el movimiento corporal (abhinaya) y del Atharva Veda, la emoción estética (rasa).

En ése momento, el Natya Veda pasó a existir, vinculado como estaba a los grandes y pequeños Vedas. Brahma entonces reveló éste Veda a Bhárata (el hombre) y a sus cien hijos”.

Fragmento del libro “Mudrá, Gestos de Poder”, pag. 11

Pedro Kupfer

Florianópolis, Dharma Editora, 1999

Traducción y edición son mías.

María de la Cruz Rojo

Leer más…

DV Danza Habana

Movimiento y Ciudad

VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIDEODANZA

28 marzo al 3 abril 2011

La Habana. Cuba

En respuesta a la diversidad de propuestas, géneros y experiencias que vinculan el audiovisual y la danza, Danza Teatro Retazos, y la Oficina del Historiador de la Ciudad convocan al VI Festival Internacional de Videodanza DV Danza Habana, Movimiento y Ciudad.

Además de la muestra de los materiales audiovisuales serán organizados encuentros, conferencias, debates, homenajes, talleres, performance y exposiciones que nos ayuden a compartir y dar progresión a las diversas posibilidades de conjunción del Audiovisual y la Danza.

Daremos amplia acogida a materiales audiovisuales que incursionen en cualquiera de los 2 apartados:

- Videodanza como forma artística

- Documentales sobre la Danza

Para su exhibición, los materiales se seleccionarán previamente por el comité organizador.


Bases de participación:

· El Festival Internacional de Videodanza DV Danza Habana no es un evento competitivo.

· Todos los materiales deberán presentarse en soporte audiovisual DVD, ntsc.

· Cada material debe acompañarse de la ficha técnica, así como del currículum del Director y Coreógrafo.

· Los videos que se presenten al Festival Internacional de Videodanza DV Danza Habana serán exhibidos en salas y plazas públicas. Estas proyecciones se organizan sin ánimo de lucro, no obstante, se solicita la autorización expresa de sus productores a fin de realizar las exhibiciones que correspondan.

Es propósito de la Compañía Danza Teatro Retazos, dirigida por la Sra. Isabel Bustos Romoleroux, crear y desarrollar una Videoteca especializada en esta manifestación artística, por lo que se agradece la donación de los materiales presentados al festival.

Los materiales serán enviados a:

Amargura # 61 e/ Mercaderes y San Ignacio

Habana Vieja,

Ciudad de La Habana

Cuba

La fecha límite para la recepción de los materiales será:

el 15 de enero del 2011.

Informaciones a: Teléf.: (537) 860-4341, (537) 860-4301

Telefax.: (537) 204-9986

E-mail: roxana@cubarte.cult.cu

lascarolinas@cubarte.cult.cu

Web: www.danzateatroretazos.cu

Dirección General Cía. Danza Teatro Retazos: Isabel Bustos Romoleroux.

Coordinadora de Videodanza: Roxana de los Ríos

Organizadores

Compañía Danza Teatro Retazos.

Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.

Centro de Teatro de La Habana.

Ministerio de Cultura

convocatoria DV Danza Habana 2011[1].doc

Leer más…
Comentarios: 0

SEMINARIO DANZA CLASICA BHARATANATYAM - Mar del Plata

SEMINARIO DANZA CLASICA BHARATANATYAM Mar del Plata 5, 6 y 7 de Febrero Nivel Iniciación a cargo de Vanashree El Bharatanatyam es la forma más antigua y tradicional de teatro-danza clásico de la India. Una disciplina que busca la belleza no solo en su exterior sino también en la sacralidad. http://nartaka.blogspot.com Este seminario introductivo brinda el estudio de las posiciones básicas de la danza, las primeras secuencias de movimientos básicos en la danza (Adavus) en tres velocidades diversas, movimientos de ojos, gestos de las manos , una secuencia poética de teatro-danza (sloka) y su simbologia. Se entregarán certificados de asistencia. Viernes 5 de febrero 19 hs. clase abierta gratuita. Sábado 6 de febrero De 9 a 13 hs. y de 17 a 21 hs. Domingo 7 febrero De 9 a 13 hs. Total 12 hs. de seminario. Valor: $ 220.- Cupos limitados. Reserva tu vacante!! Organiza Yoga OM Mar del Plata

Necochea 3832 (7600) Mar del Plata. Pcia. de Buenos Aires.Argentina INFORMES E INSCRIPCION Tel/Fax: (54-0223) 474-4942 Cel: (54-0223) 155-169230 Email: rrpp@yogaom.com.ar Web: http://www.yogaom.com.ar/ Vanashree es actriz y bailarina de danza clásica Bharatanatyam. Performer y enseñante de danza Bharatanatyam y teatro. Con formación y experiencia laboral en Argentina, Francia, Italia e India. Vive en Italia desde el 2007 y forma parte de la compañia TEATRI DEL VENTO (Italia)
Leer más…

CONVOCATORIA OBRAS NACIONALES- FIDCU 2012- URUGUAY.

12249175474?profile=original

Convocatoria:

Obras nacionales

Del 15 de febrero al 12 de marzo 2012

 

 

Festival Internacional de Danza contemporánea de Uruguay convoca obras nacionales para formar parte de su programación 2012.

 

FIDCU se desarrollará del 14 al 20 de mayo en la ciudad de Montevideo. Las obras serán presentadas en el Teatro Solís, Sala Zavala Muníz y en el Centro de Exposiciones SUBTE. Las obras que trabajen sobre espacios específicos también están contempladas dentro de esta convocatoria.

 

Podrán presentarse obras de creadores uruguayos residentes en el Uruguay o exterior, producidas desde el 2010 a la fecha.

 

Cada obra seleccionada realizará una sola función recibiendo un cachet total de US$ 500 (quinientos dólares)

 

La curaduría nacional  estará a cargo de Acervo Mariposa de San Pablo- Brasil y dirección artística de FIDCU.

 

Para la presentación se deberá enviar:

 

1-E-mail  a  fidcu2012@gmail.com indicando solamente en cuerpo del mail:

  •  Nombre del creador
  •  Nombre de la obra.
  •  Reseña breve de la obra
  •  Forma  y fecha de envío del Registro ( correo o personalmente), exceptuando registros de obras online, los cuales deberán incluir el link al cuerpo del mail.         

 

En todos los casos haremos acuso de recibo de los materiales.

 

2- Las obras en espacios específicos deberán enviar todos los datos del ítem 1, incluyendo lugar exacto de presentación, requerimientos técnicos y estado de tramitación de permisos.

3-  Los videos presentados en esta convocatoria, tanto en formato DVD o registro online, podrán ser donados al Acervo Mariposa para formar parte de la biblioteca de esta institución. Para ello, los artistas que así lo desean, deberán inscribirse y enviar junto con el resto del material el formulario Creative Common disponible en el site de Acervo Mariposa. Haga Click aquí.

 

 

Para enviar o entregar registro en formato DVD, hacerlo en un sobre cerrado dirigido a FIDCU en Canelones 783 apto 304 (Dejar en portería).

 

FIDCU es un proyecto de festival internacional  independiente que cuenta con el apoyo de:

12249068892?profile=original

 

Por más información hace click en nuestra página en Facebook

 

Leer más…

NIETZSCHE Y LA METÁFORA DEL ARTISTA

Autor: Roberto Ariel Tamburrini“El movimiento del universoconcentrado en un individuose convierte el lo que hellamado la voluntad”.“La danza debería ser estavoluntad del individuo”.(El Arte de la Danza / Isadora Duncan)Voy a referirme, cada vez que hablo de artista en este escrito, al mismo como coreógrafo- intérprete, entendido aquí como una misma persona, lo cual no niega la posibilidad que bajo otros análisis puedan considerarse independientemente uno del otro. Llegando aun más lejos creo, y en esto coincido plenamente con Friedrich Nietzsche, que no podemos separar al mismo de su obra, ni esta del público. Así como en el misterio de la trilogía cristiana Dios es Uno pero también Tres (Padre, Hijo y Espíritu Santo), develo el secreto de la producción artística como una unidad conformada por un triángulo de tres ángulos, donde es imposible hablar de alguno sin amparar los otros.En el contexto contemporáneo donde me voy a manejar, el artista no es necesariamente alguien con linaje aristocrático ni con una matriz corporal predeterminada, virtudes innatas y talento a priori; sino que se trata de un individuo en busca de su autonomía e independencia desarrollándose según un proceso. Este tránsito es consecuencia del germen instaurado desde la bisagra histórica que representó la Danza Moderna y capitalizado plenamente en la Danza Contemporánea y la Nuevas Tendencias cuando irrumpe el concepto de dinámica del movimiento como la ciencia de las gradaciones de fuerza. Ahora el Ser es entendido como constante Devenir, proyectando pero a la vez condicionando su conflicto interno bajo parámetros energéticos espacio-temporales, a los cuales defino como expresión, representados en la Expresión Corporal-Danza como exponente ejemplar.Siguiendo con la agrupación por tríadas, voy a sumar un tercer aspecto a los dos tratados anteriormente. Éste está claramente representado por la cita que encabeza este trabajo. Me atrevo así a definir la estética de la danza como la voluntad del artista plasmada en una obra que se transmite a los espectadores, haciendo de esta producción artística una unidad indisoluble.En “El Origen de la Tragedia”, Nietzsche plantea este conflicto como la tensión entre dos fuerzas que personalmente no considero estrictamente antagónicas: lo dionisíaco y lo apolíneo. A mi entender, ambas deben ser alineadas por la voluntad del coreógrafo-intérprete que, rodeado de bailarines y público, se convierte en eje de la obra, “como el magnífico perímetro en cuyo centro se les manifiesta la imagen de Dionisio”(1).En consecuencia, el público como nosotros lo concebimos, pasivo y solo receptivo, no es concebido en este hipotético contexto. Aquí “el coro es el espectador ideal…que mira el mundo de visiones en escena”(2); aclarando el autor que “el mito quiere ser percibido intuitivamente”(3).La realidad embriagada de lo dionisíaco, en su muerte y resurrección, siempre dice “yo”. Salvajemente arrastrado por la existencia, este belicoso servidor de las musas representa la vida sensible y lúdica, desarrollada en la Expresión Corporal-Danza a través de las dos técnicas de carácter dionisíaco: la Sensopercepción y la Improvisación.En 1786, más de dos siglos atrás, el bailarín francés Le Pics fue llamado como “el Apolo de la danza”. Es hora de plantearnos “el Dionisio de la danza”, para así lograr que “el perpetuam vestigium de la uníon de lo apolíneo y lo dionisíaco” (4) haga que nuestro artista exprese su mundo en imágenes, utilizando nuestra tercera técnica (siguen las tríadas…), llamada Composición, de carácter apolíneo, para que la creación sea ordenada y clasificada, instaurándose culturalmente como norma.Ahora bien, en nuestra realidad escindida, desintegrada, nihilista: ¿Quién es el artista que pueda alinear lo dionisíaco y lo apolíneo? Es alguien que logre aliviar el dolor, el nuestro y el propio, apuntando sus flechas a nuestros sentidos, más precisamente al más primitivo de ellos: el olfato. Es un fluido dinámico, invencible por lo tanto, de naturaleza salvaje pero clarificadora, que con el dolor de sus heridas da forma a través de la expresión a su universo interno.Me gusta nombrarlo como BÁLSAMO, definido por el Nuevo Diccionario Enciclopédico Fides como “sustancia aromática, líquida y casi transparente al tiempo que por incisión se extrae de ciertos vegetales, pero que se espesa y toma color por la acción atmosférica.”Artista que, como escribe Nietzsche “en este supremo peligro de la voluntad, se aproxima al arte, como un mago y un salvador.”(5), de carácter IMPERATIVO, normativo, que decide sin consultar pero con la percepción abierta, cargando sobre sus anchas espaldas errores propios y ajenos, ordenando y expiando mientras danza, consagrándose como un guerrero sobre su campo de batalla, el escenario de la vida. Comprometido pero despreocupado y risueño, irradiando su voluntad categóricamente y convirtiéndose en su propia obra de arte. El artista desconocido, aun no manifestado, pero que comenzamos a percibir con nuestro olfato en estos tiempos difíciles, promesa y enigma, es aquel que irrumpe como un cazador en la noche.Es, en resumen, nuestro BÁLSAMO IMPERATIVO.(1) El Origen de la Tragedia. Capítulo 8, página 105.(2) El Origen de la Tragedia. Capítulo 8. página 104.(3) El Origen de la Tragedia. Capítulo 17, página 172.(4) El Origen de la Tragedia. Capítulo 5. página 89(5) “El Origen de la Tragedia”. Capítulo 7, página 101.
Leer más…
Comentarios: 0

 
Este video retrata una intervención en espacio público realizada en Liverpool Station en enero de 2009, para un comercial de telefonía celular.
Cuando lo ví por primera vez, me emocioné, me alegré y deseé haber estado allí. Después lo volví a ver y se me ocurrió escribir algo al respecto.
Mas allá de lo estrictamente emocional y subjetivo quisiera analizar algunos aspectos que vuelven interesante a esta acción colectiva:

Para empezar, demuestra que pasa el tiempo y sigue siendo efectivo el hecho de sacar la danza de los recintos escénicos tradicionales y que, al trasladarla a contextos cotidianos, a veces, se consiguen experiencias extraordinarias. Esto no es nuevo pero lo que sí es relativamente novedoso es la forma de convocar a la gente a este tipo de evento. Alcanza con enviar una buena propuesta en un mensaje de texto, o una invitación extendida a través de las numerosas redes sociales de la web, para generar un flash mob.
Flash mobbing es como un anárquico acto de libertad de expresión en el que un grupo de personas, luego de concretar una cita, (determinando día, hora y lugar), llevan a cabo una singular acción (por lo general en un espacio público), que inexorablemente se disuelve minutos mas tarde, haciendo que todo vuelva a la "normalidad". Ejemplos famosos incluyen a personas que de pronto se detienen en su andar y quedan congeladas como estatuas, aquella famosa lucha de almohadas en mas de 20 capitales del mundo, la celebración de la rave silenciosa en la que cada uno llevaba puesta su música en su Ipod, etc.

Pero mas allá de la moda del flash mobbing, que lleva ya unos cuantos años, (es hora de confesar que todo lo anterior no es mas que una especie de preámbulo para llegar al punto) hay algo en este tipo de acciones colectivas que quisiera destacar especialmente: y es el hecho de que pretende integrar activamente a los presentes de tal forma que se desdibujan las fronteras entre "público" y "artista". Y puede parecer obvio pero nunca está de más decirlo: esta interacción puede producirse cuando se comparten códigos comunes que permiten la comunicación; En este caso particular (y no casualmente es una publicidad), la utilización la música popular, la mezcla de estilos que van desde el hip-hop, el disco, hasta el vals, los fraseos sencillos, los movimientos de ballroom, y el vestuario, aumentan la confusión y hacen que no sea posible, a priori, distinguir quien es "bailarín" y quien no. A su vez, aquellos que no bailan, aparecen integrados usando sus teléfonos móviles para captar imágenes de lo que está sucediendo; el video está editado como si hubiera un switcher o un director de cámara, eligiendo los planos tomados por la gente, generando así la ilusión de que estamos viendo el acontecimiento a través del punto de vista de cada portador de télefono movil, allí presente.

Pero, como ya dije, sin comunicación no hay integración, ni interacción posible y me pregunto una y otra vez si quienes representamos a la "danza contemporánea", reflexionamos lo suficiente antes de lanzarnos a intervenir el espacio público. Me da la sensación de que a veces caemos en una especie de autismo autcomplaciente donde basta el simple hecho de provocar, a veces incomodidad, otras indiferencia y la mayoría, apenas un gesto de rareza, en el público ocasional que se encuentre presente y en el que las propuestas terminan siendo casi como un diálogo encriptado entre el "artista" y sus amigos y/o colegas presentes. Esto se vuelve mas complicado aun si el "artista" financia su acción con fondos públicos. No quiero decir con esto que haya que salir a agradar, ni ser obsecuentes, ni caer en la complacencia, nada mas lejos del objetivo de estas líneas. Pero desde el momento que decidimos mostrar lo que hacemos y elegimos para eso un espacio público, creo, deberíamos asumir la responsabilidad de conocer y utilizar, o no (pero a conciencia), los códigos de comunicación que nos son comunes, (arquetipos, signos, símbolos y señales) que nos permitan acercarnos "al otro". De lo contrario seguiremos contribuyendo al levantamiento de ese muro que a tantos reconforta y tranquiliza, que separa a los que son "artistas" de "los que no".

Analía Fontán (abril 2009)

Leer más…

Angie Hiesl & Roland Kaiser's "ID-Clash". Review by Dr. Mattias Däumer

Angie Hiesl & Roland Kaiser_ID-clash_Cologne 2013_© Roland Kaiser

I Description

The performance is in the form of a circuit situated in a horticultural nursery on the outskirts of Cologne. The circuit consists of three buildings whose interiors are divided and semanticised during the course of the performance: a big, brick-walled greenhouse, a small glass greenhouse and a hothouse with a solid sliding door and side sheets. These buildings are at right angles to one another, with the small glass greenhouse, about 2x3m, at the intersection.

The performance begins at the front of the large brick greenhouse. The five female performers – all “experts in everyday life” – plant flowerpots lined on a trolley, each bearing a sign. On each pot is a label for different gender identities, key concepts of gender studies, names from queer culture, general expressions of uncertainty, symbols and lettering in Bengali. Each of the small flowerpots is planted together with a colourful piece of candy: “Take a goody – take a fixation”, the installation seems to say, “Both are sweet – and neither are natural”.

After the flowerpots are planted, the five performers move to their respective positions, among which the audience can move freely and decide for themselves where and when to enter and leave the on-going performances (I also jumped from one place to the next, meaning that the following cannot be a full representation of what was going on).

Annonya and Katha stay at the large greenhouse. They are both hijra, representatives and activists of the “third gender” in Bangladesh, and trained dancers. They begin by presenting the hijra culture from its ritual colourful side. Flanked by two canvases showing films from their everyday lives and urban and rural street life, along with familiar religious moments, they erect a ritual space with silver vase-like vessels and colourful gift boxes, lining it with Bengali lettering in flower potting soil. Here they dress in traditional garments, speak and sing into microphones, thereby illustrating the traditional role of the third gender of blessing families at weddings, house-warming celebrations and births of children. There is something double-edged about the processes throughout; the performers seem ironically distanced and at some point a shifting occurs that is unavoidable if the hijra are not to be idealised but realistically portrayed: the pictorial Bengali façade breaks. The performers move towards the audience, clapping. “Hey, hey, hey, we’re hijra. We’re poor, give us some money”. They leave the ritual space. In a monotone green-planted part of the greenhouse, Katha erects upside-down hammers, sheathing the stems with condoms. She plants the colourful Bengali condom packaging amid the green monoculture. Poverty and forced prostitution: the dark side of the otherwise colourful third gender, which in modern secularised Bengali culture has no alternative income. Katha is instructed in her sheathing of the hammers by Annonya, who (we learn from the performer biography in the programme) also works as an activist and sex worker consultant in Bangladesh.

At the end of their multi-faceted performances and stories, the two dancers move into a tent located in front of the large greenhouse, where they prepare food on gas stoves and eat until the end of the event: a working day consisting of conversation, feast, charity, education and paid sex reaches its humble end.

In the second position, the small greenhouse, there is a red sofa. Here, Cuban native Melissa Marie García Noriega tells the story of her life – sometimes face-to-face, sometimes simply lost in her own thoughts. A carefree childhood, in which no one was bothered by the boy behaving girlishly; then a rape, the knowledge that the girl in her had been abused; a lack of family acceptance of her feminine demeanour at puberty, the grotesque urge to become a Cuban macho, then, finally, deliverance. Art studies, psychotherapy, the birth of a son, the possibilities of a new self-determination in living with a man and eventually her sex change to become the woman she had already been. Melissa still lives with the same partner; the audience is caught up in the sweet relief of a happy ending. During all these stories, which may have given rise to either concern among the audience or, even worse, the feeling of psychotherapeutic authority, the dancer and choreographer succeeds in remaining dominant throughout. The red couch is not a Freudian spot for self-exposure, but an arena in which Melissa moves through gloom, aggression, ironic poses, excitement and truly refreshing directness. The amiability that she arouses in doing so, the self-confidence that she exudes, catches the audience and turns it into a close friend – and if there were not the other “stages” yet to visit, one would stay to listen to her much longer.

Melissa’s story alternates between her experiences in Cuba and Germany, the greenhouse serving as an intercultural intersection which connects the Bengali scenery in the large greenhouse with that in the hothouse opposite. The latter are dedicated to gender approaches in Western culture. Initially, the sliding door of the hothouse is open and we see earth grooves in the fore room, jackets on hangers above. In perspective, the “asparagus field” – masculine connotation attended – stretches out into a monoculture of pansies. The trained mathematician and physicist Michelle Niwicho begins to label the sliding doors with the milestones of her life. Then she closes the door from the inside and it takes a while before the audience discovers that they are not locked out, but can observe the interior through the rolled-up sheets at the side. At first, one feels forced to a voyeurism, but the inner actions soon clarify that the opposite is the case. There is a need for the construction of this interior, or rather, this inner life, in order that messages may be sent out of this mentality of security.

Michelle constructs her workplace: desktop, laptop, mouse. Here (as in real life) she writes a blog that can be read both on the PC screen, and on the canvas located at the inner side of the sliding door. The text is about the decision to live as a transgender woman, about the problems arising from the fact of being a father of three when she finally came out, of the bureaucratic difficulties of being recognised as a third gender in Germany; but also about acceptance in one’s own family, managing one’s career, rising assertiveness and wonderfully grotesque moments of everyday life. Following Michelle’s words as she writes, her correction of spelling errors, the search for the right phrases, produces a similar emotional closeness as to the life story told by Melissa in her greenhouse.

While she writes, Michelle gets up and with a pair of pliers cuts the wires holding the jackets one by one, letting them fall to the ground. Every time a male garment is removed, she pulls a cord, and female clothes grow from the asparagus beds... like Spartoi springing from dragon’s teeth: the ancient warriors of Thebes – the modern struggle of the transgender woman.

At the back, in a field of yellow blooming pansies (also cropped with high heels), the Brazilian performer Greta Pimenta removes her female clothing and puts it on hangers, much like the jackets at the front. She showers naked for almost the entire performance and presents her female body with male genitals. She remains silent throughout. As always when an audience is confronted with nudity, there is irritation, and the mixture of sexual markers certainly intensifies this. But the fact that the performer is naked for over an hour, in which she never gives the impression of being watched or feeling embarrassed, alters the perception of her bi-gender body to a normality: it belongs – to both the performance and the utopia of a free society.

As a whole, the two areas of the hothouse function as the union of two aspects of transgenderness: Michelle’s intellectual approach, which does not shy away from self-doubt, and Greta’s unquestionable confidence: two states of an inner life, intellect and body, which is presented to the audience with a permissiveness that annihilates the exploitative habit of voyeurism.

II Relation to spatial theory

The production convincingly works with the cultural semantisation of the physical structures: the “otherness” of the Bengali hijra in the large greenhouse, the link of interculturality in the smaller greenhouse, and one’s “own” culture in the hothouse, all logically connected on a circuit through which the audience is allowed to wander freely. The venue thereby becomes the representation of a larger circuit or (according to Foucault), a Heterotopia, which draws opposite and remote elements together in a microcosm representing the whole.

Another interpretation is provided through the performers’ biographies, which form one of the fundaments of the production. The individual nature of these prohibits any cultural generalization. There is a variety of body concepts depending on the individual performer and his cultural frame, reaching from the mythical connotations but social exclusion of third genderness, to hormone treatment and finding deliverance in the revised body, textural reflections of the gender shift and the self-confident presentation of both sexes in one body. All of this is presented to the audience not in a brash, but in a quiet, sensitive, humorous, thoughtful and very rich visual appearance. And with this, transsexualism proves itself to be far “more natural” than the dominant heteronormativity and sexual binarity of our society. This allows an intercultural and transgender discourse to be personally experienced, intellectually as well as emotionally. An experience like this makes it clear that talking merely about the third gender is not enough to achieve an acceptance that includes all aspects of sexual versatility.

The spatial semantics of the place itself, the municipal horticultural nursery, is an elementary constituent of this combination of interculturality and transsexuality: the greenhouse as the epitome of our “will to breed”, of the artificial and authoritarian compulsion to frantically produce normativity: a non-place in the pejorative sense, deindividualising and alienating (Augé); monocultures as symbols of a society that wraps a hostile tristesse around non-conforming bodies, compelling them to adapt. But in the end, these bodies look more natural in the eyes of the audience than the compulsive order of “asparagus vs. pansies”. Thus, the imagery of the performance generates an effect of great sustainability in the viewer’s mind, giving her/him a glimpse of utopia.

Also, the production cleverly points beyond the confines of the nursery, as it stands in the shadow of the phallus-like tower of Cologne-Poll’s Technical Control Centre (TÜV). This is not just a place for general (and in this case typical German) normalisation, but had also been the birthplace of the DIN standards for breast implants – a cradle of normalised gender features which the colourful activities of ID-Clash contrasts with the image of versatile self-determination. If one adds the sadness of the adjacent monotonous rows of graves of the Deutzer cemetery or even the nearby (and even more German) allotments with its garden gnomes (including pompously phallic jelly bag caps), it becomes clear that a better location can hardly be imagined for this performance.

In addition, it is worth noting that the 1st of November 2013 finally saw the “third gender” legally recognized in Germany: Hiesl and Kaiser’s performance, which is to run again in Dresden in 2015, can be seen as a celebration of this event. Or better still, an accompanying ritual, which converts the deindividualising place of monoculture and gender norms into an utopian space of intercultural and transgendered freedom.

Picture: Cologne 2013. © Roland Kaiser

Leer más…

Lordosis-Hiperlordosis y Danza Clásica Cóncavo y convexo

En la biomecánica de la danza, las movilizaciones de la pelvis son constantes. Para prevenir la lordosis o hiperlordosis necesario practicar ejercicios compensadores. Los músculos que intervienen y su función.
La columna vertebral es una maravilla arquitectónica. Su adaptación hasta la postura erguida ha dado lugar a la existencia de unas curvaturas compensadoras consistentes en una curvatura de convexidad anterior en la columna cervical que va a compensarse con otra de convexidad posterior en la zona dorsal. En la región lumbar se encuentra una nueva curva de convexidad anterior compensada con la de convexidad posterior del sacro.
Las disfunciones mínimas en la estructura lumbar se denominan lordosis y se entiende como tal al aumento de la convexidad anterior de la curva lumbar fisiológica (también denominada lordosis fisiológica).
Hay que tener en cuenta, y esto es importante para los bailarines con entrenamiento profesional, que la estática de la región lumbar va íntimamente relacionada a la situación de la pelvis. De ahí que cualquier anteversión (rotación hacia delante) o retroversión (rotación hacia atrás de la pelvis) va a influir sobre la lordosis lumbar.
Si se observa la biomecánica de la danza, estas movilizaciones de la pelvis son constantes, por tanto, y para prevenir una lordosis o posterior hiperlordosis es necesaria la práctica de ejercicios compensadores.

Leer más…
Este ensaio apresenta o trabalho de campo em um evento de moda (SPFW) A construção da Cena na Moda Anderson de Souza

Fotos: Anderson de Souza

Entre os dias 18 e 26 de janeiro aconteceu a 26ª edição do São Paulo Fashion Week, nos domínios do parque Ibirapuera, mais especificamente no prédio da Bienal de Sâo Paulo. O local que recebe constantemente grandes eventos e exposições, durante seis dias abrigou o maior evento de Moda da America Latina, considerado pela Revista Forbes (janeiro de 2007) uma das cinco semanas de moda mais importantes do mundo.

E como fui parar lá? Como enviado especial do Senac/Canoas credenciado como fotógrafo, e com o objetivo de fazer a cobertura fotográfica do evento e identificar (pesquisar) as possíveis propostas que influenciarão a moda no inverno 2009, informações estas que poderão ser conferidas na 4ª Edição do Seminário de Moda e Beleza , que será realizado nos dias 6 e 9 de março nos domínios da Escola Senac/Canoas.

E foi caminhando ao longo desses dias pelos corredores da Bienal, correndo de um desfile para o outro, subindo e descendo rampas e escadas, que com o auxilio de minhas lentes (dos meus óculos, e da Nikon D70 gentilmente emprestada pela Fotógrafa Juliana Moscofian) que pude perceber e buscar registrar muito mais do que modelos e pessoas reconhecidas como “descoladas” dentro de um contexto de moda. Entre tantas coisas, o que mais atraiu meu olhar foi a maneira como os espaços eram construídos, as ambientações, o trabalho de cenografia, a iluminação e as cenas em geral que compunham todo o evento. Criações que proporcionavam a este evento, e em especial aos desfiles, as características de um espetáculo.

Com o tema Brasileirismo, os 25.153 m² de área da Bienal estiveram ambientados de maneira criativa, muitas vezes com idéias simples, sem perder o foco na sustentabilidade através do projeto SPFW – Carbon Free que desde 2007, vem reutilizando todo o material cenográfico, reduzindo consumo de energia elétrica e reciclando materiais, entre outras ações. Foram plantadas 7.372 árvores que compensarão 1.168 toneladas de CO2 emitidas em decorrência das edições Inverno 2008 e Verão 2009 da SPFW. Em tempos de crise econômica, crise climática entre tantas outras crises, finalmente estas preocupações com a economia e questões ambientais parecem estar entrando na moda. E tomara que esta moda seja como a do jeans, que desde seu aparecimento não saiu de evidencia.

As paredes externas das 4 salas de desfiles eram recobertas com paineis de papelão reaproveitados das edições anteriores, uma idéia desenvolvida dentro do projeto SPFW – Carbon Free, cujo resultado de efeito visual me pareceu muito interessante. E como forma de lembrar a importância dos caminhões e seus caminhoneiros, que “num país continental com mais de um milhão de quilômetros de rodovias tem 56% de toda a produção nacional circulando sobre carretas(01)”, nos corredores laterais as paredes foram adesivadas com imagens ampliadas dos desenhos tradicionalmente pintados em carrocerias de madeira de caminhão que dividiam espaço com frases como “se você estiver sem calcinha de uma risadinha” e ditos populares que podem ser encontrados também nos pára-choques de caminhão.

Este Brasileirismo abordado como tema do evento parte de um principio que fala de “um Brasil que é reconhecido mundialmente por sua diversidade cultural e racial, e pela felicidade intangível, representada em suas várias manifestações e celebrações(02)”. Onde a moda é um dos elementos que compõe esta brasilidade participando da construção de identidade do povo deste país. Neste ritimo de celebração, o evento também comemorou o centenário de nascimento de Carmem Miranda, a “grande pequena notável”, uma das primeiras referencias internacionais do Brasileirismo, onde sua presença pôde ser notada em vários locais do evento desde o hall de entrada, passando por detalhes espalhados pelos espaços dos patrocinadores e apoiadores do evento, até chegar ao último pavimento da Bienal onde se localizava uma exposição especial com peças do acervo do Museu Carmen Miranda. E na sala de imprensa, um grande espaço exclusivo para abrigar a imprensa nacional e internacional entre computadores e samambaias, as paredes faziam alusão às tradicionais fitinhas de santo, como as de nosso Senhor do Bonfim e Nossa Senhora Aparecida.

A preocupação com a cena em um desfile de moda

Dando continuidade ao que citei anteriormente, quando comparei a cenografia empregada no evento à cenografia de outros espetáculos, foi com a intenção de retratar que no SPFW havia uma vasta estrutura de iluminação e outros elementos cênicos que poderiam ser comparados a estrutura de uma grande casa de shows ou mesmo de um grande teatro de São Paulo(03). O que faz deste evento um grande palco que recebe espetáculos variados voltados para o contexto de moda. E se ainda havia de minha parte alguma dúvida sobre a importância da iluminação para a construção de uma cena, este evento erradicou todos os vestígios dessa possível dúvida. Constatação que só se completou com o que vivenciei nas salas de desfiles. Que em sua grande maioria, se utilizaram de uma cenografia com poucos elementos, que somados aos recursos de som, vídeo e iluminação tornavam as cenas surpreendentes. Veja a seguir alguns exemplos que pontuei: Osklen (4) No primeiro dia a Osklen forrou a passarela com um material que lembrava uma areia negra, enquanto na parede de fundo era projetado um intenso nascer do sol.

CORI (05) Neste mesmo dia a Cori, que usou como referências para suas criações a arquitetura, concretismo e futurismo retrô, apresentou em sua cenografia um imenso cubo branco que parecia ter saído da parede e se encontrava flutuando sobre a passarela de mesmo tom.

Colcci (06) Provavelmente este era um dos desfiles mais esperados e disputados, tudo isso devido a presença de Gisele Bünchen. Onde Jéssica Lengyel, atual estilista da marca, levou para sala 1 de desfiles o universo dos colecionadores, e para ilustrar este universo, as paredes da boca de cena da passarela foram recobertas com diversos elementos colecionáveis, todos devidamente emoldurados, e como todos esses elementos da boca de cena eram brancos, eles se tornavam mais visíveis através dos efeitos de sombra e luz decorrentes das várias intensidades da iluminação. Na trilha sonora era possível identificar trechos de alguns sucessos dos anos oitenta remixados com músicas eletrônicas mais atuais.

Conclusão Em um evento que atraí investidores e jornalistas de vários pontos do Brasil e do mundo onde o foco está nos produtos de moda a serem comercializados na próxima estação, a preocupação com o como estes produtos seriam apresentados tem construído cenas que resultam em atmosferas artísticas dando destaque aos elementos cênicos, iluminação e tecnologia disponível que servem de moldura para o foco principal – a roupa. E nesse ponto de vista concordo com as palavras e Oscar Metsavaht em entrevista concedida para o informativo World Fashion Daily 1 (distribuído gratuitamente pelos corredores do SPFW): “com a crise, vai se o luxo exuberante mas a qualidade e a criatividade não precisam ser comprometidas”. Parabéns aos estilistas e suas equipes de produção, em especial a Daniela Thomas e Felipe Tassara que assinaram a cenografia desta 26ª edição do SPFW. O restante deste ensaio pode ser acedo no site www.ferrazdesouza.com no Informativo FdeS Ano 01 Edição 01. Notas: 01 - Patricia Favalle, São Paulo, 17 de janeiro de 2009, 20h40 disponível em http://www.spfw.com.br/noticia_det.php?c=2793 02 - Andre Rodrigues, São Paulo, 09 de janeiro de 2009, 22h52 disponivel em http://www.spfw.com.br/noticia_det.php?c=2473 03 - Me refiro a SP pelo fato do evento acontecer em SP. 04 - Osklen é uma marca de moda masculina e feminina brasileira criada por Oskar Metsavath. 05 - A Cori é pioneira na moda em escala industrial no Brasil Inaugurada em São Paulo em 1957, nos anos 60 ousou praticamente inventando o uso de calça pelas mulheres brasileiras. 06 - A Colcci surgiu em 1986 na cidade de Brusque/SC, voltada para a moda jovem. No ano de 2000, o grupo AMC Têxtil adquiriu a marca, Desde 2006, a estilista Jessica Lengyel assina a direção criativa da grife.
Leer más…
Comentarios: 0
Encuentro Lazos 2009 Danza e inclusión social en Sudamérica En el marco del IV Festival Internacional de Danza de Bolivia Cochabamba Bolivia 1 al 5 de setiembre Introducción: Encuentro presencial de Lazos / Danza e inclusión social en Sudamérica, en el marco del IV Festival Internacional de Danza Contemporánea de Bolivia: Es un espacio presencial de reflexión, trabajo y capacitación, entre grupos de danza independientes, bailarines, proyectos, docentes, instituciones sociales y gubernamentales, que trabajan en distintas regiones de Sudamérica, vinculando el arte de la danza contemporánea con zonas rurales y periurbanas favoreciendo la inclusión de grupos marginados. Es una iniciativa del proyecto Lazos – la danza en contacto con sectores vulnerables de la sociedad, impulsado por la Red Sudamericana de Danza; en el cual participan, Alternativandanzas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Decanato de Danza de la Universidad Nacional de las Artes (UNEARTE) de Caracas Venezuela, el grupo Senda de Buenos Aires Argentina y el Proyecto Nuevas Formas de Expresión de la Cia, de danza Contemporánea Atempo Danza de Cochabamba Bolivia. La coordinación del evento esta a cargo de IntegrArte y cuenta con la colaboración de Ecla producciones, Ganas Srl. de la ciudad de Cochabamba y entre en asociación con el IV Festival Internacional de Danza Contemporánea de Bolivia organizado por el Centro Simón I. Patiño de Cochabamba. Durante los 5 días del Encuentro se realizarán talleres, exposiciones teóricos- prácticos en torno a la danza e inclusión social, capacitación para el manejo de herramientas Web y metodología de trabajo en redes artísticas y culturales; así como mesas de trabajo para el intercambio y planificación de nuevas iniciativas; además de muestras artísticas de grupos o proyectos relacionados con danza e inclusión social, para ello, participarán 18 invitados internacionales profesionales y especialistas en sus áreas respectivas, así como representantes del medio nacional y todo el público interesado. Antecedentes: Lazos “La danza en contacto con sectores vulnerables de la sociedad y su integración a través de la Red” enmarcado en la Red Sudamericana de Danza está conformado por la sección de proyectos Alternativandanzas – Andanzas-PUCP de Lima Perú, UNEARTE- DANZA de Caracas Venezuela, y Nuevas Formas de Expresión de Cochabamba Bolivia; viene trabajando desde el 2008 con una modalidad en red, vía Internet, relevando información de grupos y organizaciones de Sudamérica que trabajan con esta temática, poniendo en contacto las experiencias y los conocimientos generados por cada uno. Ha realizado un primer encuentro presencial Lazos 2008 en el marco de Perú en Danza, en Lima Perú. En esta gestión, propone un segundo encuentro presencial en Cochabamba Bolivia y planifica, para el 2010 un Foro Internacional en Caracas Venezuela. Busca asociatividad con organizaciones locales y encuentro con la comunidad de la danza, para intercambiar y realizar estrategias conjuntas en pro del crecimiento de la danza en sectores vulnerables de la sociedad sudamericana. El Encuentro propone favorecer la expresión sociocultural de distintas regiones, a través del hecho artístico, discusión en torno a la danza como herramienta inclusiva, el intercambio de experiencias concretas; la integración regional de proyectos afines y la capacitación en trabajo con nuevas herramientas tecnológicas para plataformas artísticas. A partir de la conformación de este escenario se busca el desarrollo de un proyecto regional que proponga contenidos y estrategias conjuntas de desarrollo del arte como herramienta de inclusión social. Objetivos: - Favorecer un espacio de reflexión e intercambio entre experiencias sudamericanas que utilizan la danza como herramienta de inclusión social. - Desarrollar estrategias teóricas y metodológicas de trabajo conjuntas que propongan nuevos contenidos, iniciativas y un mayor número de participantes. - Capacitar y motivar al sector de la danza en la utilización de herramientas web y metodología de trabajo en red, como espacio profesional de difusión de ideas, experiencias y cultura. - Fortalecer el “IV Festival Internacional de la Danza de Bolivia” a partir de la participación de talleristas, bailarines y gestores, quienes harán una importante contribución al medio con sus conocimientos, experiencias y propuestas. - Generar articulación entre la comunidad de la danza internacional, a partir de la socialización de conocimientos y nuevos contactos mediante mesas de trabajo, otras dinámicas e iniciativas en curso. - Fortalecer el trabajo de las redes artísticas latinoamericanas. Desarrollo del evento: El Encuentro se desarrolla durante 5 días en la ciudad de Cochabamba, en el marco del IV Festival Internacional de Danza de Bolivia, organizado por el Centro Simón I. Patiño. Participan los miembros de Lazos (Alternativandanzas de Lima Perú, UNEARTE - DANZA de Caracas Venezuela, Metodología RSD de Buenos Aires Argentina, Nuevas Formas de Expresión de Cochabamba Bolivia); invitados del ámbito internacional, nacional y local; y todas aquellas personas afines interesadas. Se realizarán distintas dinámicas dirigidas a investigadores de temáticas sociales, al sector de la danza (bailarines, docentes, coreógrafos, gestores), artistas y público en general: - Mesas de trabajo: en torno a las propuestas de Lazos y a la demanda local, se abordarán temas como: o Análisis comparativo del relevamiento de experiencias socio-culturales. o Planificación de FORO Internacional Caracas 2010. o Políticas culturales. o Intercambio con el medio local. - Exposiciones y talleres: o Metodología para la intervención cultural comunitaria a cargo de: Alejandra Peña de UNEARTE Venezuela, o Danza comunitaria (práctico) a cargo: Inés Coronado, Lucía Bacigalupo y Mayra Valcárcel de Alternativandanzas Perú, Patricia Sejas de Nuevas Formas de expresión –Bolivia. o Metodología de trabajo en Red: a cargo Soledad Giannetti, del grupo Senda Argentina. o Las nuevas tecnologías como generadores de cambios en la creación artística: herramientas para el desarrollo del trabajo creativo en la web, utilización de la web como prolongación de la creación propia, herramientas de edición artística colaborativa: a cargo Marlon Barrios, Isabel Ferreira (Venezuela - Brasil) de la Red Sudamericana de Danza. –(Por confirmar, según fechas de ejecución). o Ponencias de los invitados. - Muestras artísticas: a cargo de proyectos de danza e inclusión social: o Perú: jóvenes del proyecto ‘Danza en El Carmen’ de Alternativandanzas. o Venezuela: Tránsito danza integrativa, de proyectos 2009 de la Unearte. o Bolivia: Nuevas Formas de Expresión de la Compañía Atempo Danza. Propuesta de lugar de ejecución: Exposiciones, talleres teóricos y mesas de trabajo: se desarrollan en salones auditorios o tipo aulas, provistos de mesas, sillas y un equipo data display para proyección (espacio propuesto por el Festival) Talleres prácticos: se desarrollan en salón apto para danza con equipo de sonido (espacio propuesto por el Festival o Centro ARDE) Muestra Artística: Son tres muestras artísticas realizadas por jóvenes de proyectos de danza e inclusión social, cada propuesta se desarrolla en un espacio escénico (8 x 8 m con suelo de danza vinilo o linóleo), pudiendo ser un escenario teatral o un espacio alternativo adaptado, requiere equipo profesional de sonido (espacio escénico propuesto por el festival, y/o espacio al aire libre adaptado) en caso de que fuera de noche: iluminación básica. INVORMACIÓN COMPLETA: Encuentro Lazos - Cochabamba.doc Grupo Lazos en movimiento.org: Grupo Lazos
Leer más…

Cascanueces, una mirada diferente

Luis Ortigoza - Marcela Goicochea Foto: Juan Millán ______________ Crítica de Ballet Por Charles Benner 21 / 12 / 2009 __________________________ Si bien es cierto, que el estreno del ballet “Cascanueces” el 18 de Diciembre de 1892 en el Teatro Marinsky de San Petersburgo, no constituyó el éxito esperado por el compositor Piotr Ilich Tchaikowsky a la puesta en escena realizada por el coreógrafo Marius Petipa (se ha discutido sobre la autoría coreográfica, algunos historiadores la atribuyen a Lev Ivanov), el músico jamás imaginó, que décadas posteriores su obra musical trascendería universalmente. A partir de una renovada versión coreográfica de George Balanchine con el New York City Ballet en 1954; el mismo título se convirtió en el caballito de batalla de toda compañía de ballet, siendo a la fecha, recreada por muchísimos coreógrafos. Por estos días el “Cascanueces”, concluye la Temporada Artística 2009 del Ballet de Santiago dirigido por la experimentada artista Marcia Haydée. La puesta en escena del referido título en el Teatro Municipal de nuestra capital, cuenta con la firma del connotado y laureado coreógrafo nacional Jaime Pinto en un montaje lleno magia, belleza, entretención y exigencia artístico-técnica para el tradicional cuento de Hoffmann. Jaime Pinto nos ofrece una mirada bastante particular, osada y diferente; distinta a la acostumbrada… pero no por ello, menos interesante. Una puesta en escena encantadora que acapara la atención del balletómano, el neófito y la familia en general. En la presente versión el autor coreográfico imprime una mayor participación danzada al personaje Drosselmeyer, el señor de los sueños navideños (Luis Ortigoza), transformando al misterioso tío de la familia Stahlbaum en el hilo conductor de todo el ballet. Luis Ortigoza, una vez mas hace gala de su excelente técnica y un muy buen rol trabajado en lo interpretativo, compuesto prácticamente a su medida. Drosselmeyer, el lejano pariente llega una vez más para compartir las navidades junto a los padres, primos, tíos y abuelos de los hermanos Clara y Fritz.; pero en esta oportunidad, se hace acompañar de un séquito de elfos(excelentes en su danza), los cuales vienen cargados de baile, sorpresas y regalos para conducir a Clara y Fritz por el Reino de las Nieves, el Reino de los Confites y el Reino de las Flores. Clara y Fritz, en la vida real Romina Flores y Luciano Crestto; alumnos de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago, cumplen dignamente una exigente y lucida participación en lo estrictamente danzado. Adolescentes talentosos con claridad y limpieza en las evoluciones delegadas por el coreógrafo. El Cascanueces, regalo del tío Drosselmeyer para Clarita, toma forma en el bailarín José Manuel Ghiso, artista el cual compone un buen personaje y claridad en su danza. Una abuela pasada de copas (Bárbara Painecura), arrebata la carcajada espontánea del espectador con su danza llena de traspiés junto a Pablo Aharonian, el abuelo. La tradicional “Marcha de los niños” integra una cantidad importante de infantes en escena y aportan una danza lúdica y fresca; donde algunos de los peques, aquellos que hicieran abandono reciente de los pañales, en un acto heroico y sin tapujos cuan consumados bailarines, nos brindan su alegre baile al compás del 4/4... a veces a tempo, otras veces desfasados... pero no sin una armónica y graciosa desigualdad. Buen desempeño nos entrega la Colombina y su composición (Montserrat López) al igual que el Arlequín (Carlos Inostroza). El bailarín Esdras Hernández, da muestras de seguridad y limpieza técnica en la danza de el Moro. Los bandos opuestos integrados por el Rey de los ratones, ratones y soldados (alumnos de la Escuela de Ballet), salen airosos cumpliendo un muy buen papel. Los roedores especialmente histriónicos, son motivo de gran hilaridad para el público; los soldados lucen con aplomo y prestancia en el desarrollo del fraseo asignado. Clara, deja fuera de combate al soberano roedor propinándole un buen zapatillazo en la cabeza. Acto seguido, Clara y Fritz son llevados por Drosselmeyer al Reino de la Nieve donde la reina (Marcela Goicochea) llega acompañada de sus caballeros (Patricio Melo, Gabriel Bucher, Gabriel Martínez y Nicolás Caudullo); seguido de ello, la reina se entrega a un hermoso y angélico Pas que comparte junto a Drosselmeyer, Cascanueces y sus caballeros. Marcela Goicochea, bailarina de profundo lirismo, bella en sus formas y compacta en lo técnico; conmueve en la escena por su aspecto mágico, irreal y sobrenatural en brazos de sus partenaires. Jaime Pinto compone un diseño de piso en concepto asimétrico, que hace interesante las evoluciones y fraseos danzados del Pas. Por otra parte, en una apuesta diferente y fuera de lo tradicional; el coreógrafo incorpora a 16 varones en el “Vals de los copos”, dejando fuera las huestes femeninas ¡¡Atrevido y Audaz!! La escena se ve inundada por una fuerza arrebatadora y una energía primitiva para esta inusual granizada. “Una suspensión extrema de la anatomía” y blando aterrizaje por parte del contingente masculino, otorgará un mejor efecto visual a la salvaje y novedosa apuesta. Es así como llegamos al acto segundo de la mano del todopoderoso Drosselmeyer, Clara y Fritz son presentados a la Reina Rosa (Maite Ramírez) y sus caballeros en el Reino de las Flores. Maite Ramírez, de espléndida línea y limpia en su técnica, se entrega a un “Vals de las Flores” exquisitamente bien danzado; aunque un poco ligera de ropas, más bien parecía estar afectada por una sequía. Las flores del cuerpo de baile femenino, responden disciplinádamente a las exigencias coreográficas; debiendo ajustar ciertos acentos correspondientes al ictus o al alzar cuando corresponda. Las danzas características se ven lucidas y de buen efecto en la estructura coreográfica. Agustín Cañulef, Carolina Jiménez y Loreto Reategui destreza y brillo imprimen al brillante 3/4 de aire español; Dolores Salazar y Gabriel Bucher, lineales y bien afiatados en su interpretación de la danza árabe; Esdras Hernández, ágil, dinámico, limpieza y brillo en la batería para la danza china; Guillermo González, Carlos Inostroza, Francisco Tapia y Mauricio Vera, lucen soberbios en el Trepak y sus saltos; solo que al “molto vivace” (velocidad real de la danza), no llegan a tempo para ejecutar con nitidez la veriovochke. Nicolás Caudullo y Germán Esquivel junto a Cecilia Arrúa, Miranda Bodenhofer, Cecilia Lucero y Nina Zaera ofrecen la danza de los mirlitones; un tanto desincronizada en el contingente femenino, pero bien bailado técnicamente. Nicolás Caudullo y Germán Esquivel, de líneas largas y esbeltas, se constituyen en efectivos partenaires. La bombonera, arlequines y pierrots a cargo de los alumnos de la Escuela de Ballet, cumplen ajustadamente esta danza en el Reino de los Confites. Entramos de lleno al Andante Maestoso del Gran Pas de Deux, que en esta versión se transforma en un Pas de Trois bailado por la Reina de los Confites (Natalia Berríos), Cascanueces y Drosselmeyer. Natalia Berríos precisa para el rol, fina y delicada es continuamente derivada de un partenaire a otro en atractivas evoluciones aéreas. Su depurada técnica, hermosa linea y elegante personalidad escénica captan la atención. El gran Vals Final y apoteosis reúne a todo el elenco en una alegre fiesta danzada; dejando paso a Drosselmeyer, quien guarda su Cascanueces en la misteriosa caja hasta la próxima navidad. La escenografía propuesta por Pablo Nuñez es acertada brindando el marco adecuado para la obra. En cuanto al vestuario, se ven aciertos y complementa el colorido con la escenografía. Ciertos personajes, un poco escasos de telas. El diseño de luces de José Luis Fiorruccio, crea atmósfera y es especialmente atractiva en la escena de las Reina de la Nieve y su Pas, como también en el vals de los copos. La Orquesta Filarmónica de Santiago bajo la conducción de José Luis Domínguez, obtiene un excelente desempeño, suena afiatadísima, con cuerpo y tempo acorde a la danza. Conclusiones: Jaime Pinto, rompe con lo estructurado, realiza innovaciones y se permite licencias. Afortunadamente acierta, tiene claridad en la narrativa y lenguaje definido en su exposición coreográfica. Es un creador que posee facilidad para hacer humor; algo bastante difícil en el género danzado.
Leer más…
Comentarios: 0

O sexo e o cérebro não são músculos, nem podem ser. Disso decorrem várias conseqüências importantes, das quais esta não é a menor: não amamos o que queremos, mas o que desejamos, mas o que amamos e que não escolhemos. Como poderíamos escolher nossos desejos ou nossos amores, se só podemos escolher – ainda que entre vários desejos diferentes, entre vários amores diferentes – em função deles? O amor não se comanda e não poderia, em conseqüência, ser um dever"Sua presença num tratado das virtudes torna-se, por conseguinte, problemática? Talvez. Mas devemos dizer também que virtude e dever são duas coisas diferentes (o dever é uma coerção, a virtude, uma liberdade), ambas necessárias, claro, solidárias uma da outra, evidentemente, mas antes complementares, até mesmo simétricas, do que semelhantes ou confundidas. Isso é verdade, parece-me, para qualquer virtude: quanto mais somos generosos, por exemplo, menos a beneficência aparece como dever, isto é, como uma coerção. Mas é verdade a fortiriori para o amor. “O que fazemos por amor sempre se consuma além do bem e do mal”, dizia Nietzsche. Eu não iria tão longe, já que o amor é o próprio bem. Mas além do dever e do proibido, sim, quase sempre, e tanto melhor! O dever é uma coerção (um “jugo”, diz Kant), o dever é uma tristeza, ao passo que o amor é uma espontaneidade alegre. “O que fazemos por coerção”, escreve Kant, “não fazemos por amor.” Isso se inverte: o que fazemos por amor não fazemos por coerção, nem, portanto, por dever. Todos sabemos disso, e sabemos também que algumas de nossas experiências mais evidentemente éticas não têm, por isso, nada a ver com a moral, não porque a contradizem, é claro, mas porque não precisam de suas obrigações. Que mãe alimenta o filho por dever? E há expressão mais atroz do que dever conjugal? Quando o amor existe, quando o desejo existe, para que o dever? Que, no entanto, existe uma virtude conjugal, que existe uma virtude maternal, e no próprio prazer, no próprio amor, não há a menor dúvida! Pode-se dar o peito, pode-se dar a si mesma, pode-se amar, pode-se acariciar, com mais ou menos generosidade, mais ou menos doçura, mais ou menos pureza, mais ou menos fidelidade, mais ou menos prudência, quando necessário, mais ou menos humor, mais ou menos simplicidade, mais ou menos boa-fé, mais ou menos amor… Que outra coisa é alimentar o filho ou fazer amor virtuosamente, isto é, excelentemente? Há uma maneira medíocre, egoísta, odienta às vezes de fazer amor. E há outra, ou várias outras, tantos quantos são os indivíduos e os casais, de fazê-lo bem, o que é bem-fazer, o que é virtude. O amor físico não é mais que um exemplo, que seria tão absurdo superestimar, como muitos fazem hoje em dia, como foi, durante séculos, diabolizar. O amor, se nasce da sexualidade, como quer Freud e como acredito, não poderia reduzir-se a ela, e em todo caso vai muito além de nossos pequenos ou grandes prazeres eróticos. É toda a nossa vida, privada ou pública, familiar ou profissional, que só vale proporcionalmente ao amor que nela pomos ou encontramos. Por que seríamos egoístas, se não amássemos a nós mesmos? Por que trabalharíamos, se não fosse o amor ao dinheiro, ao conforto ou ao trabalho? Por que a filosofia, se não fosse o amor à sabedoria? E, se eu não amasse a filosofia, por que todos estes livros? Por que este, se eu não amasse as virtudes? E por que você o leria, se não compartilhasse algum desses amores? O amor não se comanda, pois é o amor que comanda. Isso também é válido, obviamente, em nossa vida moral ou ética. Só necessitamos de moral em falta de amor, repitamos, e é por isso que temos tanta necessidade de moral! É o amor que comanda, mas o amor faz falta: o amor comanda em sua ausência e por essa própria ausência. É o que o dever exprime ou revela, o dever que só nos constrange a fazer aquilo que o amor, se estivesse presente, bastaria, sem coerção, para suscitar. Como o amor poderia comandar outra coisa que não ele mesmo, que não se comanda, ou outra coisa pelo menos que não o que se assemelha a ele? Só se comanda a ação, e isso diz o essencial: não é o amor que a moral prescreve, é realizar, por dever, essa própria ação que o amor, se estivesse presente, já teria livremente consumado. Máxima do dever: Age como se amasses. No fundo, é o que Kant chamava de amor prático: “O amor para com os homens é possível, para dizer a verdade, mas não pode ser comandado, pois não está ao alcance de nenhum homem amar alguém simplesmente por ordem. É, pois, simplesmente o amor prático que está incluído nesse núcleo de todas as leis. […] Amar o próximo significa praticar de bom grado todos os seus deveres para com ele. Mas a ordem que faz disso uma regra para nós também não pode comandar que tenhamos essa intenção nas ações conformes ao dever, mas simplesmente que tendamos a ela. Porque o mandamento de que devemos fazer alguma coisa de bom grado é em si contraditório.” O amor não é um mandamento: é um ideal (“o ideal da santidade” diz Kant). Mas esse ideal nos guia, e nos ilumina. Não nascemos virtuosos, mas nos tornamos. Como? Pela educação: pela polidez, pela moral, pelo amor. A polidez, como vimos, é um simulacro de moral: agir polidamente é agir como se fôssemos virtuosos. Pelo que a moral começa, no ponto mais baixo, imitando essa virtude que lhe falta e de que no entanto, pela educação, ele se aproxima e nos aproxima. A polidez, numa vida bem conduzida, tem por isso cada vez menos importância, ao passo que a moral tem cada vez mais. É o que os adolescentes descobrem e nos fazem lembrar. Mas isso é apenas o início de um processo, que não poderia deter-se aí. A moral, do mesmo modo, é um simulacro de amor: agir moralmente é agir como se amássemos. Pelo que a moral advém e continua, imitando esse amor que lhe falta, que nos falta, e de que no entanto, pelo hábito, pela interiorização, pela sublimação, ela também se aproxima e nos aproxima, a ponto às vezes de se abolir nesse amor que a atrai, que a justifica e a dissolve. Agir bem é, antes de tudo, fazer o que se faz (polidez), depois o que se deve fazer (moral), enfim, às vezes, é fazer o que se quer, por pouco que se ame (ética). Como a moral liberta da polidez consumando-a (somente o homem virtuoso não precisa mais agir como se o fosse), o amor, que consuma por sua vez a moral, dela nos liberta: somente quem ama não precisa mais agir como se amasse. É o espírito dos Evangelhos (“Ama e faz o que quiseres”), pelo que Cristo nos liberta da Lei, explica Spinoza, não a abolindo, como queria estupidamente Nietzsche, mas consumando-a (“Não vim para revogar, vim para cumprir…”), isto é, comenta Spinoza, confirmando-a e inscrevendo-a para sempre “no fundo dos corações”. A moral é esse simulacro de amor, pelo qual o amor, que dela nos liberta, se torna possível. Ela nasce da polidez e tende ao amor; ela nos faz passar de uma a outro. É por isso que, mesmo austera, mesmo desagradável, nós a amamos. Além disso cumpre amar o amor? Sem dúvida, mas nós de fato o amamos (pois amamos pelo menos ser amados), ou a moral nada poderia por quem não o amasse. Sem esse amor ao amor estaríamos perdidos, e é essa talvez a verdadeira definição do inferno, quero dizer da danação, da perdição, aqui e agora. Cumpre amar o amor ou não amar nada, amar o amor ou se perder. De outro modo, que coerção poderia haver? Que moral? Que ética? Sem o amor, o que restaria de nossas virtudes? E que valeriam elas se não as amássemos? Pascal, Hume e Bergson são mais esclarecedores aqui do que Kant: a moral vem mais do sentimento do que da lógica, mais do coração do que da razão, e a própria razão só comanda (pela universalidade) ou só serve (pela prudência) tanto quanto o desejarmos. Kant é engraçado quando pretende combater o egoísmo ou a crueldade com o princípio da não-contradição! Como se aquele que não hesita em mentir, em matar, em torturar, fosse preocupar-se com que a máxima de sua ação pudesse ou não ser erigida, sem contradição, em lei universal! Que lhe importa a contradição? Que lhe importa o universal? Só precisamos de moral em falta de amor. Mas só somos capazes de moral, e só sentimos essa necessidade, pelo pouco de amor, ainda que a nós mesmos, que nos foi dado, que soubemos conservar, sonhar ou reencontrar… O amor é portanto primeiro, não em absoluto, sem dúvida (pois então seria Deus), mas em relação à moral, ao dever, à Lei. É o alfa e o ômega de toda virtude. Primeiro a mãe e seu filho. Primeiro o calor dos corpos e dos corações. Primeiro a fome e o leite. Primeiro o desejo, primeiro o prazer. Primeiro a carícia que aplaca, primeiro o gesto que protege ou alimenta, primeiro a voz que tranqüiliza, primeiro esta evidência: uma mãe que amamenta; depois esta surpresa: um homem sem violência, que vela uma criança adormecida. Se o amor não fosse anterior à moral, o que saberíamos da moral? E o que ela nos tem a propor de melhor que o amor do qual ela vem, que lhe falta, que a move, que a atrai? O que a torna possível é também aquilo mesmo a que ela tende, e que a liberta. Círculo? Se quisermos, mas não vicioso, pois evidentemente não é o mesmo amor no princípio e no fim. Um é a condição da Lei, sua fonte, sua origem. O outro seria antes seu efeito, sua superação e seu mais belo êxito. É o alfa e o ômega das virtudes, dizia eu, em outras palavras, duas letras diferentes, dois amores diferentes (pelo menos dois!), e, de um ao outro, todo o alfabeto de viver… Círculo, pois, mas virtuoso, pelo que a virtude se torna possível. Não se sai do amor, já que não se sai do desejo. Mas o desejo muda de objeto, se não de natureza, mas o amor se transforma e nos transforma. Isso justifica que, antes de falar de virtude propriamente, tomemos um certo recuo."
Leer más…

Estamos felices de anunciarles que se abre la inscripción al Primer Festival Internacional de Contact Improvisation en Montevideo-Uruguay FESTIVAL CONTACT IMPROVISATION MONTEVIDEO 9 al 12 de Octubre, 2009 talleres con Andrea Fernández(AR), Martin Keogh (EEUU) y Ricardo Neves (BR) Todos los niveles de experiencia son bienvenidos. Cupos Limitados Costo: Hasta el 09-SET: US$ 120 - del 10-SET en adelante: US$ 140 Incluye la participación en todas las actividades del festival. Lugar: Instituto Crandon - 8 de octubre 2709 Información e inscripciones: montevideocontacto@gmail.com www.montevideocontactfestival.wordpress.com --- organizan: Mariana Casares, Catalina Chouhy, Ruth Ferrari y Florencia Martinelli Peso y levedad Andrea Fernandez - Argentina Prestando atención a las sensaciones de peso, levedad y toque haremos foco en las habilidades físicas propias del contact improvisación. Rolar, caer, sostener y levantar serán explorados de manera individual y en dúos. Ésta práctica ofrecerá una experiencia de fluidez, seguridad y sorpresa a la comunicación con la gravedad y el cuerpo de los otros como soporte. Andrea Fernandez Es bailarina, docente y co-directora del Proyecto Danza Sin Límites cuya misión es favorecer la inclusión a través de la danza, creando e impulsando proyectos que promueven la expresión artísitica de todas las personas. Realizó sus estudios de danza en Buenos Aires – Argentina en el Taller de Danza Contemporánea del Teatro Municipal General San Martín y en la Escuela-Taller Margarita Bali. Desde hace más de veinte años desarrolla una activa práctica en Contact Improvisación, estudiando con su creador Steve Paxton y con numerosos maestros de reconocida trayectoria en Buenos Aires y en Estados Unidos. Su formación incluye el Primer Entrenamiento Docente DanceAbility en Latinoamérica, diversos seminarios con Alito Alessi, Masaje Tradicional Tailandés y Formación en Integración Somática®. Desarrolla la tarea docente en Buenos Aires en el Instituto Universitario Nacional de Arte, Taller de Danza Contemporánea del Teatro Municipal General San Martín, Brecha – Formación DMT (Danza, Movimiento, Terapia) y en estudios privados de danza y teatro de Buenos Aires e interior del país. ----- Pequeñas caídas y grandes vuelos Ricardo Neves - Brasil Practicaremos la respiración Sokusnhi Kokyuhô (respiración por la planta de los pies) y las técnicas de caídas y vuelos dentro del lenguaje del contact improvisation. Utilizando las herramientos del Aikido y de la coordinación motora (investigación realizada por las fisioterapeutas francesas Madame Beziérs e Madame Piret) y del vocabulario del contact improvisation. Tendremos como objetivo una relación más distendida y placentera con respecto a las caídas, para así obtener más seguridad en el momento de sacar los pies del piso... y volar, para volver a caer y volar y caer y volar... Ricardo Neves Estudia Contact Improvisation desde 1997. Practicante de Aikido aplica en sus trabajos y en los talleres que dicta técnicas basadas en la enseñanza de este arte.Concibió y organizó el Primer Encuentro Internacional de Contact Improvisation de Sao Paulo. Participó como profesor y perfromer en los Festivales de Contact en Buenos Aires, Río de Janeiro y Brasilia. Realizó performers con Tica Lemos (Bra), Daniel Lepkoff (USA), Cristina Turdo (Arg), Ingo Rozenkranz (Ale), Ralf Jaronshinski (Ale) y tomó clases con Nancy Stark-Smith y Steve Paxton (USA) entre otros. ---- Toque Lúcido, Peso Lúcido Lucid Touch, Lucid Weight Martin Keogh - Estados Unidos Te invito a profundizar tu investigación y comprensión del Contact Improvisation, para encontrar nuevos caminos, habilidades, y facilidad mientras bailas en un cuerpo despierto y receptivo. En este workshop exploraremos: - Una receptividad flexible y resilente. - La fuerza maleable. - Movimiento que a la vez esta organizado y relajado. - La comprención visceral de la espiral. - La habilidad de ver y aventurarse en el espacio posterior. - Una mayor capacidad para sentir, tomar riesgos y experimentar placer. Juntos utilizamos trabajo corporal, juegos y un poco de sudor, y las herramientas y desafíos de esta forma para promover la lucidez en nuesto modo de bailar. Martin Keogh Ha enseñado y bailado Contact Improvisation por más de veintiocho años. Luego de estudiar en la Interlochen Arts Academy y en Stanford University, M artin viajo por un tiempo a monasterios en Japón y Corea y fue maestro dharea el Empty Gate Zen Center en Berkeley, California. Es uno de los miembros originales de la Motivity Dance Company, que se especializa en danzas aéreas y trapecio. Martin fundó The Dancing Ground, una organización que promueve conferencias de género, raza y mitología. Ha trabajado como cosultante y docente en Touchdown Dance USA, una organización que enseña C.I. a no videntes. Por su contribución al desarrollo del Contact Improvisation, Martin es Especialista Fulbright Senior y está listado en Who's Who en el mundo. Ha enseñado en 22 países de cuatro continentes. Es autor de The Art of Waiting y As Much Time as it Takes. Cuando no está en tour, Martin vive con su familia en Massachusetts. página web: www.martinkeogh.com CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Aquí CRONOGRAMA en Word.doc


Leer más…

Temas del blog por etiquetas

  • de (178)

Archivos mensuales